martes, 8 de octubre de 2013

H&M Conscious, ¡Larga vida a la moda! se lanza en España

El brand Sueco se lanza en España por segundo año a reutilizar.  Las prendas que ya no se pueden con su ciclo, optando por la transformación en productos diferentes como un trapo de limpieza.
El reciclaje las fibras textiles, que son muy maleables, reviviendo en productos aislantes o humectantes para la industria del automóvil.
La producción de energía, las prendas que ya no tienen esperanza de vida nueva, pueden ser recicladas, utilizadas para la producción de energía.



Y la segunda mano, la ropa que viene de segunda mano, en buen estado,se puede seguir comercializando.
Reduciendo a 0% el tonelaje de residuos textiles en los botaderos ya que el 95% de todo residuo textil puede reutilizarse, aceptando todo tipo de tejido y marca en cualquier estado y por cada bolsa de ropa que se entregue, recibirás un cupón de descuento para una próxima compra.


                                                

Perú Moda 2013: José Zafra presentó colección Pret a porter inspirada en la emperatriz austriaca

En el marco de Perú Moda 2013, el reconocido diseñador peruano en alta costura José Luis Zafra  presentó su colección inspirada e Isabel de Bavieraemperatriz austriaca del siglo XIX. Quien era una mujer educada, elegante, decidida, de espíritu libre y a la vez aventurero.
La colección que presentó Zafra destacó los detalles de la arquitectura y arte de sus tiempos reflejados en los esplendidos palacios de la Viena antigua. Opulencia y delicadeza son plasmados  en cada pieza de esta colección.
                                           


Haciéndose presente  las siluetas largas y cinturas altas en tonos tierras con acentos azules y chocolates José Zafra encantó entre encajes y transparencias recatadas. Los sesgos de tela volaban sin abandonar el corte ejecutivo de la línea propuesta en estilo Prêt-à-porter.
Finalmente, los vestidos de noche con transparencias y detalles de aplicaciones brillantes tuvieron un toque sensual en la pasarela. 



Gonzalo Palma presentó colección de joyas inspirada en figuras geométricas

Gonzalo Palma es un diseñador de joyas que tiene más de cinco años en el mercado. Con la marca que lleva su nombre “Gonzalo Palma” participó  por primera vez en la décimo sexta edición del Perú Moda 2013. Tu revista WAPAconversó con el diseñador,  quien nos  contó sobre su colección

                                                     


.Es la primera vez que Gonzalo Palma participa en el Perú Moda 2013,  evento que logra reunir a todos los protagonistas relacionados con la industria de la moda, pese a ello Gonzalo deslumbró en la pasarela presentando su colección inspirada en las figuras geométricas.
Con modelos maquilladas con carbón y envueltas en unas túnicas de color blanco que  parecían sábanas se hacían presente las  alhajas en formas geométricas (triángulos, cuadrados, rombos, etc) y punzantes; collares trenzados, aretes en forma de estrellas alargadas en colores como: dorado plateado y el famoso efecto “shine” fueron los protagonistas de la tarde.

El concepto que tiene la marca “Gonzalo Palma” es la fusión de lo contemporáneo con lo clásico. “La línea de la marca es un tema contemporánea con figuras geométricas .Existe un trabajo minucioso en la construcción de las piezas. Básicamente en este temporada es  color, brillo y  dorados”, indicó el diseñador.

"Ghana Fashion & Design Week", Moda y Cultura este Octubre 2013

Accra, la cuidad más grande y moderna de Ghana en Africa será epicentro fashion del 2013 donde se celebrará la segunda edición del “Ghana Fashion & Design Week”.
Llena de jóvenes talentos África se lanza en un importante momento en su historia turística, ya que la ciudad de Ghana ha sido catalogada como uno de los mejores puntos turísticos a nivel mundial, según New York Times, está posicionada en el cuarto lugar de las 46 cuidades evaluadas.
Este GFDW 2013 nos trae sorpresas, ya que en la edición 2012 presentaron a conocidos diseñadores  en el medio, ahora nos traerán novedades.






UNO DE LOS Expositores 2013
Christie Brown
Diseñadora ghanésa especializada en costura de lujo marca creada para satisfacer el hambre de estilo femenino "Esa mujer moderna que busca un cierto sabor a África".
Su objetivo es infundir modernismo selecto con la estética tradicional africana, la que ahora trasciende las fronteras internacionales. Buscando permitir que las mujeres experimenten la moda desde el lado culturalmente rico y opulento de África sin tener que comprometer su estilo contemporáneo personal.



Primavera ibérica a tope

Practicidad y elegancia es lo que mostró la marca española K-Kou Madrid, que el día de ayer inauguró la serie de pasarelas que acompañarán a la 59 edición de Intermoda, en su versión primavera-verano 2014.





La firma española destacó la implementación de estampados coloridos a modo de degradados en la tendencia ombré, pasando por una paleta de colores entre azules pastel, rosas pálidos, grises satinados y verdes de acento esmeralda.Esta entrega veraniega confirmó el gusto de la marca ibérica por los tejidos españoles, italianos y franceses, que desde hace 17 años han identificado a sus selectivas creaciones inspiradas en la cotidianidad de la mujer moderna que busca libertad en el funcionamiento de cada prenda hasta de aquellas necesidades climáticas que permiten adaptar cualquier estilo a los materiales básicos de cada look. 




Candelaria Tinelli, arte & moda con vuelo propio


Además de contar con el apoyo incondicional de toda su familia, y con todo el equipo de diseño de la marca; las expectativas y energías de la hija del vicepresidente de San Lorenzo se encuentran potenciadas y revolucionan porque en esta ocasión también la acompaña su amiga la actriz Paula Kohan, responsable de la coordinación artística de esta audaz y divertida alianza.
Siempre de bajo perfil, sabiendo que es imposible que su apellido pase inadvertido, Candelaría es una chica sencilla. Experta en equitación, heredó de su mamá el amor y la pasión por los caballos, es amante incondicional de todos los animales.


Desde que tiene uso de razón, convive con el éxito, con la exposición pública heredada, y con todos los beneficios y prejuicios que incluyen ser la hija de Marcelo Tinelli.
Pero nada más claro tiene esta mujercita que vivir intensamente el día a día e ir por todos sus sueños.
¿Cuándo descubriste que el arte es lo tuyo? ¿Te acordás ese día?
- Desde muy chica me apasiona el arte, el poder crear, pintar, y expresarme a través de éste. Fui a un colegio con orientación artística que me acercó a diferentes talleres como cuero, pintura, telar, modelado, entre otros.
Allí aprendí mucho, luego cursé la carrera de Bellas Artes y después seguí mi camino sola, pasando por talleres diferentes hasta conseguir mi propio espacio para pintar sola.
¿Cómo te surgió la propuesta de Muaa?
- Surge de ellos, me pareció una excelente idea, diferente, divertida, sin límites. Una forma de llegar a mucha gente y poder mostrar mi trabajo a través de la moda. Moda y arte, dos cosas que me encantan.

Lienzos en la pasarela: diseños inspirados en el arte en la semana de la moda de Copenhague

Para las colecciones primavera / verano de 2014, los diseñadores en la Semana de la moda de Copenhague nuevamente buscaron inspiración en el mundo del arte para muchos de sus looks. BLOUIN ARTINFO echo un vistazo a las colecciones:

La moda callejera de la marca Wood Wood rompió la atmósfera clásica de la Ny Carlsberg Glyptotek con un aspecto que recuerda a Yves Klein. La colección en sí se apoyó en el escenario con impresiones de tonos azules, blancos, beiges y geométricos, tipo mármol, imitando las esculturas antiguas que rodean la pista.


                                                 

Bruuns Bazaar se inspiró en los temas clásicos, sus modelos, los estampados florales y el fondo del jardín. Podrían haber sido extraídos de las alegorías de primavera en "Primavera" de Sandro Botticelli y " El Nacimiento de Venus".

Marimekko llegó hasta pintar su pasarela para reflejar clásico, pintura moderna. Los vestidos veraniegos de la colección eran un juego de colores, que recordaban la obra de Sonia Delaunay, un pintor y diseñador de moda por derecho propio.

La moda como expresión cultural: de la pasarela al museo





De Bogani al diseño de autor se llama la muestra que condensa en un solo concepto un recorrido desde la tradición de la alta escuela europea que ejecuta Bogani, emblema del paradigma en que el star system definía el universo de la fantasía a imitar –y vestía efectivamente a las artistas del cine y la televisión–; al paradigma contemporáneo en el que se impone el estilo, la tendencia y la imagen como imperativo de la comunicación. Más allá de las lecturas, de lo más o menos calibrada que esté la selección de las nuevas generaciones de creadores locales de la moda, de la relación que se puede entablar con los precursores, ésta es la primera exhibición que en Buenos Aires muestra a la moda a la manera que lo hacen los grandes museos del mundo: fuera de las reglas académicas y los códigos del museo para el traje como cargado de sentido histórico y comunicacional, más bien a la manera del arte contemporáneo, que tiene mucho de espectacular y atrae multitudes.    
Ahora mismo, dos museos británicos exhiben muestras de moda y estilo: From Club to Catwalk, en el Victoria & Albert, y Glam! The Performance of Style, en la Tate Liverpool, mientras que en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York la muestra sobre el Punk es una salida obligada para los que están o pasan por la ciudad. Pero también museos de Moscú, Italia y diversas capitales del mundo programaron, curaron e invirtieron mucho dinero –porque los montages son siempre ambiciosos– para exhibiciones de Armani, de Balenciaga, de Dior. El salto lo dio una editora de Vogue que en los 70 pasó a dirigir el Costume Institute del Met: a grandes rasgos, significó el pasaje de los tradicionales museos del traje, con su maniquíes envejecidos, las vitrinas señoriales y esa iluminación característica a propuestas más arriesgadas, de retrospectivas a homenajes e incluso puestas conceptuales, sin perder el glamour.
¿Cómo se mete la moda en el museo? “A través de la alta costura, porque son elementos únicos”, explica Jorge Moragues, licenciado en Diseño, titular de una cátedra en la carrera de Indumentaria en FADU-UBA y curador de la muestra. “Tiene que ver con esta cosa única, del artista que no puede negar la copia de las obras de arte –como sucede en el prêt-à-porter–, porque pierde valor”. La globalización operó en esta transición a un abordaje diferente, que permite no solamente la exhibición de trajes con más de 50 años de antigüedad sino colecciones enteras, de nuevos creadores, que tienen que ver con un concepto.



El valor de lo exclusivo
Antes de continuar, algunas pistas que el experto sabrá saltearse. La alta costura o haute couture es algo específico, con varios requisitos excluyentes, que comprenden que la marca o casa (maison) debe presentar por temporada una colección de prendas hechas a mano, que deben estar listas dos meses antes del desfile que dos veces al año está pautado durante la Semana de Moda de París. Al menos 35 veces deben salir las modelos, con trajes de día y noche, confeccionados en los talleres propios del diseñador, con un mínimo de 15 operarios que trabajan entre 100 y 1000 en las prendas, sobre todo en los bordados. Además, de los prototipos, los géneros exclusivos, la cantidad de pruebas que se le asegura a la compradora –la alta costura es sólo para mujeres– y el valor: las etiquetas que asoman entre tanta delicadeza van de 20 mil a los 80 mil dólares por vestido de los que como máximo habrá tres: uno para la pasarela, otro para la colección interna de la marca y el de ella, la dueña.

Un documental de la BBC explica bien quiénes son las clientas de alta costura, un grupo de entre 200 y nunca más de 400 personas que son las invitadas a ocupar la primera fila de los desfiles de París, que oscilan entre la elegancia y la frivolidad, la filantropía y el regodeo de sentirse parte en un grupo selecto. Entre ellas, una de las más famosas es Daphne Guinness, multimillonaria heredera de la cerveza irlandesa, divorciada de un magnate griego, amiga íntima y mecenas de John Galliano y Alexander Mc Queen, brillantes desclasados del universo fashion londinense que llegaron a lo más alto… y cayeron: McQueen tuvo su retrospectiva Savage Beauty, un éxito de público en el Met poco antes de suicidarse a los 40 años; Galliano, en la cima como director creativo de Christian Dior, borracho en un bar agredió con insultos antisemitas y fue separado del cargo. Aunque las estrellas del cine usen alta costura en la entrega del Oscar, no pertenecen al ámbito, poblado de las esposas de los petroleros y los reyes del juego de azar, las segundas líneas de la realeza y casi ningún advenedizo.

Un mismo escenario estético: Arte y Moda




 “ Un diseñador de moda debe ser un arquitecto del corte, un escultor de la forma, un pintor de los colores, un músico de la armonía y un filósofo del estilo ” –  Balenciaga
Alguien me preguntó recientemente en cuál época de la historia me hubiera gustado haber vivido y lo primero que se me viene a la cabeza para responder a esa curiosidad son dos palabras de distintos mundos creativos pero relevantes a un mismo escenario estético: Arte y Moda, ya que recuerdan al espíritu de la sociedad y son el reflejo de la cultura, la política, el arte, la naturaleza, la tecnología y los negocios. Sin embargo, a partir de esa abstracción es inevitable plantearse un interrogante ¿Es la moda arte?.


Cuando hablamos de la moda como arte, hablamos por lo general del rubro de la Alta Costura, la cual tuvo sus inicios en la modernidad al finalizar el siglo XIX por medio del primer diseñador, Charles Frederick Worth, quien se auto proclamaba como un artista del vestir y autenticaba sus prendas etiquetándolas con marquillas.
Es exacto precisar que a la Alta Costura sólo puede ser confeccionada por los miembros oficiales y algunos invitados por la Chambre Syndicale de la Haute Couture en Paris, y para ello se rigen bajo determinadas reglas y técnicas artesanales, tales como: 1. Presentación de dos colecciones al año en Paris que constan de veinticinco conjuntos [46 vestidos] y que corresponden a inspiraciones conceptuales y no de tendencias. 2. La confección de las prendas debe ser 90% a mano. 3. Los textiles serán únicos y con fibras 70% naturales. 4. La marca o diseñador debe tener su taller en Paris con no menos de veinte atelires [sastres] trabajando. 5. Las prendas están hechas con medidas y tallaje fijo. 6. La comercialización de las prendas tienen fines editoriales, algunas veces para carpeta roja como los Óscares o para museos o para un 3% de la población que puede acceder a éstas, sin embargo deben contar con un comprador por continente y sólo hay disponibilidad de tres copias de la misma prenda, en el que además es entregado con un ceDe igual manera, la moda recalca su estatus artístico por medio del Prêt-à-porter [Moda lista para llevar] en los años 80s con el Vanguardismo Japonés mediante algunas propuestas de siluetas desestructuradas en occidente, constituido principalmente por los diseñadores Issey Miyake, Rei Kawakubo [Comme des Garçons] y Yohji Yamamoto. Posteriormente, en la década de los 90s el Deconstruccionismo Belga liderado por Martin Margiela, Dries Van Noten, Rick Owens y Hussein Chalayan, se planteaba una reconstrucción conceptual del significado de la ropa y la forma de llevarla. También, la manera de presentar las colecciones abre una ventana al performance artístico en pasarela, tal como el show de Alexander McQueen con la proyección del holograma de Kate Moss y al de Hussein Chalayan con la ropa utilitaria.

Nicolas Vaudelet Otoño-Invierno 2013/2014: moda inspirada en arte




Unas propuestas inspiradas en el surrealismo a través de la visión de los artistas europeos de los años 40, época que está presente en cada uno de los diseños.

Figuras como Jean Genet, la diseñadora Elsa Schiaparelli que adaptó la iconografía de Dalí a sus modelos o Jean Cocteau con su cine fascinante y extraño son las referencias del diseñador francés, afincado en España. Son precisamente las películas de Cocteau como El testamento de Orfeo, un film que hace alusión a la estética de las ambigüedades, su punto de partida.

La ambigüedad se manifiesta con la mezcla de los tejidos y los cortes drásticos en los trajes, simbolizando el cielo y el infierno y la mitología de Orfeo.

Los mezcla de tejidos es asombrosa, “conviven como estados contradictorios de sueño y realidad”: la franela y el satén, el punto y el terciopelo, el cuero y el metal. Sin duda, un trabajo asombroso.